galeria

...

lunes, 18 de enero de 2016

La letra t


En Grafología la letra “t” minúscula es una de las más destacadas entre las letras reflejas por la riqueza de información que nos aporta. Su significado y simbolismo está relacionado con los movimientos que se realizan al escribirla, el movimiento de arriba hacia abajo con el que realizamos su trazo vertical, hampa o palote superior, y el movimiento de izquierda a derecha que traza la barra horizontal. 

En el primer gesto gráfico al realizar el hampa o palote superior, plasmamos nuestra energía y nuestra autoafirmación, especialmente en la presión con que lo realizamos. En la barra de la t, como movimiento horizontal, reflejamos nuestra voluntad para llevar a cabo nuestros objetivos y nuestro empuje para acometer acciones.

Para empezar podemos tener en cuenta la regularidad en la forma de realizar las diferentes “t” en un mismo escrito, si observamos que en general son más o menos iguales nos va a indicar constancia y persistencia en los objetivos. Un poco de variedad puede ser positivo ya que le da a la persona versatilidad, disponiendo de más recursos para adaptarse a diferentes situaciones. En cambio si observamos muchas de diferentes tipos va a reflejar un carácter variable, con dificultades para mantener una continuidad ya sea en el trabajo o en las relaciones.


Hampa de trazo curvo
 barra muy adelantada
Observando distintos tipos de letra t podemos deducir aspectos importantes de la personalidad en diferentes ámbitos. Si fijamos la atención en el hampa, palote vertical, podemos deducir la firmeza de una persona en un trazo recto y con buena tensión, si vemos un trazo curvo probablemente indica que la persona es amable y tiene un espíritu conciliador. Pero si el hampa es curva y blanda, sin tensión, se trata de una persona que se deja influenciar, con cierta debilidad de carácter, especialmente si el texto en general tiende a ser negativo.


Otro aspecto interesante a valorar es ver si el hampa o palote vertical llega a la base de la línea, pues una colocación en su justa medida nos va a indicar una buena capacidad asertiva, una persona segura de sí misma. Mientras que si no llega a la línea puede ser reflejo de una conducta inhibida y si la sobrepasa de una falta de autocontrol. 


Barra de la t alta
La barra de la t también nos da diferentes posibilidades de interpretación grafológica: En primer lugar la altura en que este trazo horizontal se coloca nos puede señalar el orgullo, la independencia y las cualidades de líder cuando se sitúa más alta, pero puede perder realismo y llegar a la utopía si es que no toca el hampa. 

t que no llega a la base de la línea
 con barra baja

Cuando la barra de la t se coloca en el punto medio indica equilibrio y madurez y por debajo una tendencia más a la adaptación a las normas, la humildad e incluso a la sumisión.

La ubicación de la barra en relación al palote nos habla de cómo nos enfrentamos al mundo. Una barra de la t detrás del hampa, situada a la izquierda, puede reflejar el miedo y la indecisión por un posible temor al fracaso, si está centrada indica autocontrol y equilibrio, por eso lo ideal es que la situemos delante o a la derecha del hampa como señal de iniciativa y decisión. 

Un tamaño adecuado y proporcionado en relación al hampa o palote es signo de una conducta equilibrada y adaptada con una voluntad firme si observamos además una buena presión. Si son más largas que un tercio del palote o hampa puede indicar una imposición de ideas ya que supone una invasión en la parte superior, zona del pensamiento. También señala la impaciencia y la impulsividad. En caso de que sean cortas, sería una actitud racional, muy prudente y contenida que resta empuje y actividad a la persona.
Barra t larga
Barra t corta
La dirección de la barra también nos va a revelar características personales, si tienden a ascender en diagonal nos sugiere una tendencia a la oposición y al desacuerdo en personas un tanto rebeldes, que buscan convencer y defender sus criterios. Si en cambio se trazan en diagonal descendente puede reflejar tanto la obstinación y la terquedad, como la tendencia a que decaiga la voluntad.

Golpe de sable
Otra modalidad de t es la que se realiza en golpe de látigo o en golpe de sable, son gestos tipo que varían en su intensidad y dureza, pero que ambos indican una fuerte energía y voluntad para vencer las dificultades además de impulsividad, irritabilidad y posibles reacciones agresivas. 


Concha Pérez Puyol
Reflejos de Escritura

lunes, 14 de diciembre de 2015

Una máquina logra aprender con la habilidad de los seres humanos

Un ordenador ha reproducido por primera vez la habilidad humana de aprender un concepto -en concreto, un símbolo alfabético - a partir de un sólo ejemplo. Así lo revela un artículo publicado en la revista 'Science' por investigadores de Estados Unidos y Canadá. Los científicos han programado la máquina para llevar a cabo una tarea hasta ahora exclusiva de los humanos. Le han presentado al programa y a unos voluntarios letras de los 50 alfabetos del mundo escritas a mano. Tanto el algoritmo como los voluntarios consiguen reproducirlas tras observar un solo ejemplo de cada letra, de manera que un juez externo no sabe distinguir lo que ha escrito el ordenador de las letras de los humanos. La máquina lleva a cabo también tareas más complejas, como partir los caracteres en trozos o generar caracteres ficticios que parecen reales, con una habilidad igual a la humana.





Para seguir leyendo este artículo de El Periódico hacer clic en    leer más....

miércoles, 9 de diciembre de 2015

Con buena letra

·         Cada día escribimos menos a mano y quizás no nos preocupa tanto nuestra letra. ¿Estamos descuidando la grafía? ¿Escribimos peor que nuestros padres? ¿Importa una buena letra?


Para seguir leyendo este artículo publicado en La Vanguardia hacer clic en leer mas....

miércoles, 21 de octubre de 2015

Lorca a través de sus dibujos

      Si nos preguntaran, quién era Federico García Lorca, probablemente contestaríamos que era poeta, uno de los componentes más destacados de la denominada generación del 27, que nació en Granada en 1898 y murió fusilado en 1936 al comienzo de la guerra civil, entre Víznar y Alfacar, (Granada) y que a pesar de su corta vida ésta fue muy intensa tanto a nivel personal como profesional.
      Estudió filosofía y letras y se licenció en derecho, pero el hecho que marcó su destino por completo fue su estancia en Madrid, en la Residencia de Estudiantes, donde conoció entre otros a Juan Ramón Jiménez, Machado, Dalí y Buñuel. En este escenario, Federico se entregó al ARTE, su actividad creativa era inmensa, abarcaba, la poesía, la música, el dibujo y el teatro destacando como poeta, dramaturgo y prosista.
      El objeto del presente artículo es ahondar en la faceta menos conocida de LORCA, la de pintor y a través de sus dibujos aproximarnos a su compleja personalidad silenciada en muchas ocasiones por el colorido de sus metáforas.
      La obra pictórica de Lorca engloba una multitud de temas y formas a través de los cuales expresa lo real y lo irreal y se convierte en la forma más íntima de expresión que tiene el poeta.
      Para el grafólogo Max Pulver “la escritura es un dibujo, una comunicación espontánea, que se exterioriza por más introvertida que sea una persona. Escribir consciente es lo mismo que dibujar inconscientemente el dibujo de uno mismo, el autorretrato”, por lo tanto al escribir y al dibujar proyectamos de forma inconsciente nuestra personalidad.
      Los dibujos de Lorca le acompañan a lo largo de su vida y aparecen en la confección de decorados de sus montajes teatrales, en las cartas, tarjetas postales que escribía a familiares y amigos, en las dedicatorias de sus libros así como también como ilustración de sus poemas. Sin embargo, Lorca tomó conciencia profesional como artista en las exposiciones que realizó con carácter individual, la primera de ellas en las galerías Dalmau, con motivo del estreno de Mariana Pineda en junio de 1927, a la que acudieron intelectuales y miembros de la vanguardia catalana y posteriormente en 1932, con carácter colectivo en la exposición celebrada en Huelva.
      En la creación plástica de Lorca se distinguen dos etapas:
      1. La primera etapa se iniciaría hacia 1923 con una serie de caricaturas, posteriormente realizará   dibujos acordes a la obra poética del Romancero gitano, ( interpretación lírica de inspiración tradicional y audacia metafórica, que llega al fondo misterioso y trágico del mundo andaluz) y al Poema del Cante Jondo, (recoge el dramatismo de la canción andaluza), y una gran variedad  temática entre los que encontramos los dibujos de payasos y dibujos con imágenes duplicadas.
      2. La segunda etapa corresponde a los dibujos afines a El público, Así que pasen cinco años,         Drama sin título o Poeta en Nueva York (el autor adopta la forma surrealista para expresar su desprecio por la civilización moderna).
      Al igual que en la poesía, en sus dibujos destaca el uso de las metáforas, su visión dramática, los mitos de la colectividad, el amor, el sexo, la muerte, el destino. La utilización de símbolos es abundante en Lorca sobre todo los que relaciona con la muerte como pueden ser la luna, el agua estancada, la sangre derramada, las hierbas, los metales. En ocasiones determinados símbolos tienen diferente significado dependiendo del contexto: La luna además de simbolizar la muerte puede simbolizar el erotismo, la fecundidad, la esterilidad o la belleza. El caballo con el jinete además de la muerte en algunas ocasiones puede representar el erotismo masculino. El agua si fluye representa la vida y la sangre puede representar lo sexual.
       Los dibujos sirven como medio de expresión mediante el cual el poeta exterioriza sus sentimientos más reprimidos en el inconsciente, sus estados anímicos, además de su necesidad de comunicación. Pone de manifiesto la emotividad y el estado de ánimo, son una manera de contactar con el exterior y una manifestación del interior.
       En el análisis de los dibujos debemos tener en cuenta, la dimensión, el emplazamiento, los trazos, la presión, el tiempo, la secuencia, el movimiento, los sombreados, los simbolismos del color y de los materiales utilizados.
       Existen diferentes sistemas comunicativos entre ellos los materiales que utiliza. Lorca en muchas ocasiones utiliza útiles delineadores, lápices, pluma, mediante los que obtiene trazados finos que se pueden visualizar como más sensibles y más delicados.
       Los primeros dibujos realizados por Lorca en el Romancero Gitano y el Poema del Cante Jondo tienen características comunes. En esta primera etapa Lorca se muestra bloqueado y manifiesta más rigidez, más tensión emocional. A través de sus grandes dibujos se puede interpretar que el poeta tiene una necesidad de ser conocido, un gran sentido estético y gran sensibilidad.
       Era una persona de adecuado trato social lo que se desprende del emplazamiento de los dibujos en el soporte físico, por regla general, el dibujo de los personajes aparece en el centro de la hoja, no descansa en los márgenes.
       Los trazos se caracterizan porque están efectuados con líneas curvas, lo que constata el sentido estético y la sensibilidad del poeta. La presión es débil, están elaborados con presteza, lo que revela rapidez mental, originalidad, intuición, hipersensibilidad y creatividad.
       Rafael Alberti, poeta de la generación del 27, relataba con fascinación: “Lorca, cuando cogía unos lapicillos de colores o la misma pluma con la que escribía sus poemas, seguía teniendo una frescura de fontana, una gracia como de juego en la calle, de sonrisa de patio, de gallo de veleta, de todo aquello que había visto u oído, no sabía cuándo con los ojos de su niñez granadina: jarrones con peces y flores, vírgenes atravesadas por puñales, niñas en las ventanas y azoteas, ángeles de las torres, manolas, arlequines, bandoleros y marinerillos ebrios y enamorados, todos los temas y figuras de su poesía lírica y dramática, hasta el momento del romancero gitano, un año antes de marchar a Nueva York, época en que cambia su estilo, contagiado sin duda por la atmósfera surrealista que ya se extendía por casi toda Europa”.
      Los personajes presentan rigidez, son personas inconclusas, el cuerpo se orienta hacia el frente aunque la cabeza está inclinada hacia la izquierda, ello apuntaría a que el poeta se protegía del mundo y en ocasiones se sentía amenazado por el entorno.
      La cabeza simboliza la localización del yo, el centro de todos los estímulos, y en muchos de estos dibujos es microcefálica lo que sugiere inhibición.
      La cara es el contacto social, los ojos, los labios y las cejas aparecen marcados, es común tanto en hombres como en mujeres que los labios estén pintados, los personajes no tienen orejas y el cuello, que es la parte que coordina el cuerpo con la cabeza, es decir el pensamiento y lo que se siente, es muy ancho, lo que denota inmovilidad.
      Los hombros son anchos, existe una cierta desproporción en el cuerpo, las cinturas son estrechas (la cintura es la frontera entre lo sexual y lo emocional), lo que podría indicar una restricción forzada de los impulsos y las caderas anchas. Una gran inhibición, quizá un conflicto homosexual e intento de controlar lo instintivo.
      Una característica que se da en todos los dibujos es que los brazos están pegados al cuerpo lo que podría indicar una cierta dificultad de contactarse, el temor a manifestar impulsos hostiles y el control de los impulsos.

 SOLEDAD MONTOYA












SOLEDAD MONTOYA
El Romance de la pena negra  es un romance escrito en 1928, publicado en la Revista de Occidente en Madrid. Es parte del  Romancero Gitano.
      El dibujo de Soledad Montoya es grande y plástico, se encuentra ligeramente inclinado hacia el margen izquierdo. Del dibujo se desprende que era una persona con un trato social correcto puesto que si tomamos a la hoja como el universo y analizamos el espacio que ocupa y dónde ubica el dibujo observamos que no lo apoya en ninguno de los márgenes. El dibujo central es el de Soledad Montoya, los trazos son líneas en su gran mayoría curvas, que refuerzan los rasgos femeninos, el sentido estético, la dependencia, el espíritu maternal, lo afectivo y sensible. Las líneas rectas que podemos apreciar en la parte superior derecha del dibujo y en el margen derecho de la hoja tienen ciertas ondulaciones lo que podría indicar una cierta tensión y ansiedad.
      La presión débil demuestra que el dibujo se ha ejecutado con velocidad, signo de gran rapidez mental, originalidad, intuición, creatividad e hipersensibilidad.
       El dibujo de Soledad Montoya aparece rígido como encerrada en su mundo, sin libertad para actuar.
       La cabeza, que simboliza la localización del yo, lo mental, la tiene inclinada hacia el margen izquierdo que representa el pasado, lo que queda sin resolver, es desproporcionada respecto al cuerpo, que simboliza lo emocional, más pequeña, los ojos, las cejas y los labios están muy marcados, los hombros y brazos son muy anchos y están pegados al cuerpo, la cintura es muy estrecha y las caderas anchas.
       La persona está inconclusa, podría indicar inhibición, está orientada hacia el frente, lo que indicaría que está dispuesto a enfrentar el mundo. El objeto sobre la persona, con la palabra superpuesta HOMBRE representa las presiones, restricciones, ideales. Existen una serie de detalles simbólicos que demuestran una rica fantasía y cómo no, el símbolo de la LUNA del que he hablado anteriormente y la alusión al alcohol.

MUERTE DE ANTOÑITO EL CAMBORIO










"Muerte de Antoñito el Camborio" es uno de los dieciocho poemas de que consta El romancero gitano, de Federico García Lorca.

Lorca: "El libro en su conjunto, aunque se llama gitano, es el poema de Andalucía, y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elemental, lo más profundo, más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza universal". Un libro que define como "antipintoresco, antifolclórico, antiflamenco, donde no hay ni una chaquetilla corta, ni un traje de torero, ni un sombrero plano, ni una pandereta".

Antoñito el Camborio en dibujo de Lorca (1928)

      El dibujo de Antoñito el Camborio mantiene las características del dibujo de Soledad Montoya, es grande, rígido, la cabeza está inclinada hacia la izquierda, los ojos, cejas y labios están muy marcados y el cuello es ancho. El personaje está inconcluso. Pero su indumentaria aparece repleta de detalles, desde el sombrero hasta el traje que lleva y la LUNA creciente en el margen superior derecho.

EL BESO


…Canto tu corazón astronómico y tierno,
de baraja francesa y sin ninguna herida.

Canto el ansia de estatua que persigues sin tregua
el miedo a la emoción que te aguarda en la calle.
Canto la sirenita de la mar que te canta
montada en bicicleta de corales y conchas.


 Pero ante todo canto un común pensamiento
que nos une en las horas oscuras y doradas.

No es el Arte la luz que nos ciega los ojos.
Es primero el amor, la amistad o la esgrima…


Fragmento de Oda a Salvador Dalí de Federico  García Lorca (1926)






 El Beso 1927 Tinta china, lápices de color y guache sobre cartulina 30,3 x 23,7 cm

       Este dibujo alude a las cabezas confundidas de los dibujos que hacía Dalí en aquella época. En el centro del dibujo aparece el que puede ser el autorretrato de LORCA, está sobrepuesto a la sombra que lo duplica, la cabeza está inclinada hacia la izquierda, sus cejas características, los ojos y labios están muy marcados, aparecen con los labios juntos a los de otra persona, que podría ser Dalí, el dibujo está pleno de detalles, entre ellos las corbatas (signo sexual) flotantes, muy adornadas y marcadas. El dibujo de varias personas podría indicar la necesidad de apoyo de Lorca en Dalí. A diferencia de los dibujos que hemos analizado en este autorretrato ha dibujado las orejas, inexistentes en los anteriores, prueba de la preocupación por las opiniones y críticas de la gente. Se ubica en el centro de la hoja y se orienta hacia el frente, dispuesto a enfrentar el mundo.
      En ambos personajes hay una omisión del tronco lo que revela la necesidad de reprimir los impulsos corporales. A diferencia de la cara de LORCA, la del otro personaje únicamente tiene en la cara los labios, es un dibujo sin rasgos, lo que podría mostrar el desconocimiento o problemas de identidad de la otra persona y está de perfil orientado hacia la derecha, no va de frente, como si necesitara buscar refugio o evadirse. Los adornos que aparecen en la sombra que proyecta la cabeza y el cuello simbolizarían los obstáculos.

DIBUJO “Hombre y joven marinero”


Dibujo de la época neoyorquina.

       Es incuestionable que el tema de la homosexualidad, está unido a la vida y a la muerte de Federico, aparece en los “Sonetos del amor oscuro”, El público o Poeta en Nueva York, y en sus dibujos, se revela contra la opresiva moral sexual, la censura, la cruel represión que había.
       En este dibujo se evidencia la represión con la mujer que aparece en la parte superior derecha que vocifera escandalizada.
      Al igual que en los dibujos anteriores existe una inclinación hacia el margen izquierdo de las cabezas, el cuerpo es desproporcionado, las cabezas son más pequeñas que el cuerpo, los ojos, las cejas y los labios marcados, los hombros muy anchos, los brazos pegados al cuerpo.
      Las figuras inclinadas hacia el margen izquierdo e inconclusas, el hombre sentado, los personajes rígidos y la poca presión al ejecutar el dibujo denotan una tendencia a la depresión. Resulta interesante resaltar el hecho de que los personajes no están dibujados en su totalidad, no tienen pies, y en cambio el dibujo está lleno de detalles, la vestimenta, tanto ropaje puede significar ocultamiento, las puertas y ventanas cerradas.

AUTORETRATO EN NUEVA YORK


       El dibujo en tinta sobre papel titulado «Autorretrato en Nueva York», fechado entre 1929 y 1931, forma parte de un repertorio de dibujos que Lorca realizó durante su estancia en Nueva York.
      La formación del pintor y el gran conocimiento de la pintura contemporánea contribuyen a un estado de mayor distensión. Lorca a lo largo de su trayectoria ha modelado su grafismo y transmite la imagen gráfica a través de un trazado más plástico.
       En esta segunda etapa sus dibujos son elaborados en tinta china y sin color. Se manifiesta inconscientemente más sensible, está más relajado, aplicando el trazado con más seguridad. Al igual que en "Poeta en Nueva York", en este dibujo Lorca denuncia la injusticia y la discriminación, critica la deshumanización de la sociedad moderna. En el centro del dibujo encontramos una cara en forma ovalada, con unas cejas abundantes, la cabeza sin el cuerpo, reducido a líneas que acaban en las manos, es decir, el poeta se defiende con el pensamiento, los ojos sin pupilas, podrían simbolizar la negación de la sociedad. Afloran los rascacielos de Nueva York repletos de ventanales algunas veces sustituidos por letras y cuatro animales que podrían ser interpretados como los peligros de la sociedad moderna aunque la experta en la obra gráfica de Lorca, Helen Oppenheimer, cree que simbolizan la opresión de las minorías de color en Estados Unidos. Y como no en la cara aparecen las LUNAS CRECIENTES simulando los lunares de Lorca.
      LORCA ha pasado a la historia como uno de los grandes poetas del siglo XX, pero su actividad creativa abarcaba, el teatro, la prosa, la música y la pintura. Un apunte significativo que confirma la importante que tenía para el autor su producción plástica era el hecho que la mayoría de sus dibujos aparecía firmados dejando así constancia de su autoría.

Al igual que su obra su firma fue evolucionando:

EL CRIMEN FUE EN GRANADA:

El crimen
Se le vio, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos
no osó mirarle la cara.
Todos cerraron los ojos;rezaron: ¡ni Dios te 
salva!
Muerto cayó Federico
-sangre en la frente y plomo en las entrañas-
... Que fue en Granada el crimen
sabed -¡pobre Granada!-, en su Granada.
Antonio Machado




     En esta última etapa imperaba la zona superior lo que indica que en LORCA predominaban los ideales y lo espiritual, era un hombre sencillo y honesto que a pesar de su introversión se mostraba tal y como era. 

Africa Fuentes
Reflejos de escritura

OTROS ARTÍCULOS DE LA AUTORA

- Las intermitencias de la muerte
- El Quijote apocrifo

domingo, 18 de octubre de 2015

Las intermitencias de la muerte



¿Y SI RECIBIÉRAMOS UNA CARTA DE LA MUERTE?
Por Africa Fuentes Garrido
Perito Calígrafo Judicial


La muerte es uno de los temas que más ha preocupado y preocupa al ser humano, será por el desconocimiento de qué habrá después, por el temor al sufrimiento que la precede en algunas ocasiones, por el miedo a separarnos de nuestros seres queridos, hay tantas incógnitas que la rodean que sería interminable ahondar en ellas y aún más complicado el dar una explicación.
La muerte se nos presenta de diferentes maneras, a veces de forma súbita, otras paulatina, abriendo el camino con la aparición de alguna enfermedad que conduce inescrutablemente a ella, pero ¿qué pasaría si la muerte dejase de trabajar, si dejásemos de morir, si nuestro sino nos arrastrara a una vejez sempiterna?. ¿Qué supondría para el ser humano vivir eternamente analizado desde diferentes puntos de vista: moral, filosófico, pragmático, social?.


Éste es el argumento de una de las obras del Premio Nobel de literatura José Saramago, en su novela titulada Las intermitencias de la muerte (Alfaguara, 2005); la muerte decide interrumpir su trabajo y tras una primera situación de exaltación y alegría general se da paso al desconcierto y la frustración.
Uno de los pasajes más chocantes, insólitos y geniales de la novela, es aquél en el que la muerte, se dirige al director general de la televisión nacional, a través de una carta manuscrita, para informar a la humanidad, de que a partir de la recepción de la misma: “se reincorpora a su puesto de trabajo con las consecuencias que ello implica”.

La vuelta al puesto de trabajo de cualquiera de nosotros, tras un lapso de tiempo, es algo normal y rutinario, pero en el caso de la muerte resulta paradójico, es algo que nos negamos a aceptar aunque sepamos a ciencia cierta que es inevitable y necesario.

Nadie quiere creer que la autora de la misiva sea la susodicha pero todos los periódicos se hacen eco de la noticia e incluso uno de ellos se atreve a publicar la carta. Es tal el interés que despierta que un grafólogo realiza un estudio detallado y minucioso de dicha carta basado en mediciones rigurosas y análisis de los rasgos de la escritura, entre otros aspectos, el orden espacial, la dimensión, la presión, la forma, la orientación, la cohesión y la firma. No tiene ningún desperdicio el informe del grafólogo concentrado en evidentes muestras relacionadas con el foro criminológico que iba revelando, así como tampoco el análisis de la firma de la muerte, realizada en minúsculas y no en mayúsculas como algún periódico publicó por error, lo que provocó un considerable enojo por parte de la muerte.
No creo oportuno dar más detalles de lo que acontece en la novela, ni entrar en un análisis del estilo o de la estructura narrativa de la misma, os invito a disfrutar de la obra de Saramago que nos aporta lo necesario para reflexionar sobre la muerte y sobre la sociedad actual, a través de una crítica irónica y repleta de humor que llega a su punto más álgido mediante el curioso estudio grafológico de dicha carta.

¿El ser humano estaría capacitado para vivir sin la presencia de la muerte?


***************************************

Biografía de José Saramago
"Nací en una familia de campesinos sin tierras, en Azinhaga, una pequeña población situada en la provincia de Ribatejo, en el margen derecho del río Almonda, a unos cien kilómetros al nordeste de Lisboa. Mis padres se llamaban José de Sousa y Maria da Piedade. José de Sousa habría sido mi nombre si el funcionario del Registro Civil, por iniciativa propia, no lo hubiese añadido el apodo por el que mi padre era conocido en la aldea: Saramago. (Cabe esclarecer que saramago es una planta herbácea espontánea, cuyas hojas, en aquellos tiempos, en épocas de carencia servían como alimento en la cocina de los pobres)"
***

Manuscrito de José Saramago



Africa Fuentes
Reflejos de escritura